Fecha de presentación: hasta el 27 de noviembre de 2019
Exposición: del 30 de mayo al 13 de junio de 2020

El Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata invita a tesistas de la carrera Licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes a presentar Proyectos de Tesis para exhibir el mes de mayo de 2020. El motivo de la presentación es brindar un espacio de exhibición para las producciones artísticas de los y las estudiantes próximos a recibirse.

Se expondrán un máximo de 2 (dos) proyectos considerando la propuesta en función del espacio de exhibición y de un orden de mérito.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE TESIS

Los interesados deberán enviar:

• Las Normas de uso de la Sala C en formato PDF (incluye resumen del proyecto, título, artistas, etcétera) completas y firmadas.
• Una constancia de inicio de expediente otorgada por el Departamento de Plástica (FBA-UNLP) en formato PDF.
• En el asunto del mail consignar únicamente Apellido; Presentación de Proyecto de Tesis.
• En el cuerpo del mail volver a incluir sus datos personales: nombre y apellido; pertenencia institucional y la dirección de correo electrónico.

Los proyectos deben enviarse hasta el 27 de noviembre a: info@centrodearte.unlp.edu.ar

Destinatarios: Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas que se encuentren cursando el correspondiente Taller de Tesis, Taller de Producción Plástica o el último nivel de la orientación específica, o habiendo aprobado todas las materias de su Plan de Estudios.

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS TESIS

Una vez que los proyectos de Tesis resulten escogidos, a cargo de la Secretaría de Arte y Cultura, y de verificar que las condiciones estipuladas por las bases de la presentación se ajustan al marco propuesto, se establecerá en conjunto con el Departamento de Plástica, un día y horario para la Mesa evaluadora, teniendo en cuenta que la misma no podrá ser posterior a la inauguración de la muestra en el Centro de Arte UNLP.

Resultados: 6 de diciembre

Espacio de exhibición: Sala C (Centro de Arte UNLP)

Montaje: 29 de mayo
Inauguración: 30 de mayo
Exposición: del 30 de mayo al 13 de junio
Desmontaje: 16 de junio

Presentación de tesis en el Centro de Arte
Normas de uso Sala C

Vidriera
Del 14 de septiembre al 24 de noviembre

“Tendría yo unos seis años y estaba sentado en el cordón de la vereda de mi casa (…) después de la lluvia, con los pies en el agua barrosa que corría por la cuenca. De pronto, un pedacito de papel blanco, rasgado o recortado, que contrastaba con el agua oscura, atrapó mi atención, y me deslumbró la belleza del contraste y de la forma (…) perdí conciencia de mi cuerpo y floté, más allá del espacio y del tiempo, en un éxtasis de contemplación y de gozo (…) después de casi una vida, debo reconocer que lo que busco inconcientemente cuando dibujo (…) es la repetición de aquella experiencia -cuenta Padeletti-.

Cabutti en una de nuestras reuniones hace referencia a la experiencia del poeta con el dibujo, citada en un texto anterior. Reflexiva, me cuenta acerca de su propio encuentro con esta técnica, al trazar las líneas sobre las piezas para animarlas. La artista pareciera haberse hallado con una instancia de meditación sobre el gesto implicado en el dibujo, la conciencia sobre la línea. Esta asociación me conduce a la emblemática disputa que puso en relación de manera ferviente a la pintura (el dibujo), la poesía, la escultura y la música, El Parangón, la batahola entre las artes. La propuesta de la exposición se encuentra en sintonía con esa analogía: escultura, pintura, dibujo, citas literarias…pero en esta oportunidad no implicadas en una discusión teórica, sino comulgadas en la búsqueda de una experiencia estética estremecedora.

En cuanto a la exploración de la artista en este proyecto, retomo algunas palabras del relato de Padeletti: la lluvia – con los pies en el agua barrosa – un pedacito de papel – floté – éxtasis de contemplación. La percepción de fenómenos naturales tanto para uno como para el otro, en diferentes momentos de sus vidas, decanta en el sondeo de nuevos sentidos relacionados con la belleza y su contemplación a partir de la construcción heterogénea de sus piezas.

La visión sobre la naturaleza y sus fenómenos ha proyectado la necesidad de apropiación e inversión de los movimientos de exceso y desborde, se configura así, un paisaje acromático y gélido, diferenciado de su núcleo generador. Cabutti, en contraposición con el arremolinado y excitado manierismo, (corriente fundadora de la representación del paisaje con amplio margen de acción para la imaginación) diseña con guiños a la poética japonesa un territorio sin huellas ni marcas de la tormenta. Configura un espacio asociado a la belleza, abstracción ideal, pero que queda en este caso, inevitablemente atada a la sensación de desolación.

Se ha reflexionado una y miles de veces sobre la relación entre la naturaleza y el arte; acerca del género del paisaje. Recuerdo Las consecuencias del buen gobierno…del siglo XIV, La virgen de la las Rocas de Leonardo bajo ese clima de envolvente silencio; la ruptura de los impresionistas, la rebelión contra el género de las vanguardias históricas, el land art… La percepción de la naturaleza cambia conforme a los movimientos en la historia de las mentalidades: descubrimientos de territorios, avances de la ciencia, la generación y ruptura de mitos y nuevas realidades. Aunque naturaleza no es lo mismo que paisaje. Cabutti precisamente, recala en él para hablar de la percepción del estado de las cosas en este hábitat que inoportunamente estremece y arrebata la calma.

Un perro observando, un barco que se hunde. Todo está suspendido. Recuerdo entonces El estado de las cosas de Wenders: un equipo se encuentra filmando Los sobrevivientes y queda varado en Portugal, el director busca una salida al problema y así se desarrolla la película… mientras tanto Marcela Cabutti exclama en silencio en un ambiente donde todo flota y en un espacio donde por fortuna se retoma el juego: mira cuántos barcos aún navegan…”

Lara Marmor, septiembre de 2008

Marcela Cabutti (La Plata, 1967). Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad  Nacional de La Plata (UNLP) y máster en Diseño y Biónica por el Instituto Europeo de Diseño de Milán. Expone individualmente y colectivamente desde 1992 en galerías, ferias  y museos como la Galería del Infinito (CABA), Fundación Klemm, Fundación OSDE, Muntref (Museo de la Universidad Tres de Febrero), Museo Castagnino de Rosario, Fondo Nacional de las Artes y la Spanierman Gallery. Se destacan sus intervenciones en espacios públicos como Ikebanas para Nordelta comisionada por Consultatio, Colibrí para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Isidro, Homenaje al Cardo para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Santa Fe, Flor del Secreto, donada al Museo de Arte del Tigre, Jardines Flotantes Post Monet (Nenúfares) para la Municipalidad Tigre, Pasionaria en Puerto Madero (proyecto ganador del Premio Arnet a Cielo Abierto 2009) y Ricordati, le barche navigano ancora! en Lungo Lago de Pisogne, Italia. Ha realizado residencias en La Cristalería San Carlos, Fundación Médici, Holanda y en el Columbus College Art & Design, Ohio en 2000. Fue distinguida para perfeccionarse con la Beca de la Fundación Antorchas 1995-1997/1997-1998 y la Beca del Delfina Studio Trust  1997-1998. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de La Plata y es coordinadora general de la Residencia para Artistas, Programa Arte e Industria para el  Museo del Ladrillo y Fundación Espacio Ctibor de La Plata.

Martes a viernes de 9 a 18h
Sábados y domingos de 16 a 21h

Planeta agua. Origen y futuro de la vida es una exposición organizada por la Secretaría de Arte y Cultura UNLP. Con capacidad para 200 personas y una superficie de 700 m2, de acceso gratuito y abierta a toda la comunidad, se podrá visitar en el Centro de Arte de la UNLP desde el 14 de septiembre al 24 de noviembre.

Planeta Agua. Origen y futuro de la vida se concibe como una muestra de Arte, Ciencia y Tecnología con el objetivo de divulgar y promover el aprendizaje sobre el Agua, dirigida a niñes y jóvenes. Participan las diferentes Facultades que integran la Universidad Nacional de La Plata aportando los conocimientos y contenidos de cada disciplina. La exposición contará con dispositivos interactivos para comunicar diferentes aspectos y perspectivas sobre el Agua integrando el punto de vista científico y el artístico. El objetivo es ofrecer a niñes y jóvenes una experiencia que promueva la vinculación de contenidos y estimule una comprensión más profunda de la importancia del Agua para nuestra supervivencia en el planeta.

Auditorio

En el marco de la exposición Tinta fresca: procesos, roles y derivas de diez tesis de producción plástica en el Centro de Arte, se realizará una charla a cargo de tesistas, directores y de la Coordinación de Egreso y Área de tesis de Plástica de la Facultad de Bellas Arte de la Universidad Nacional de La Plata.

Sala B

En el marco de la exposición Tinta fresca Tinta fresca: procesos, roles y derivas de diez tesis de producción plástica en el Centro de Arte se realizarán los siguientes talleres.
Sin inscripción previa.

• Tela plástica. Una alternativa de reciclaje
A cargo de Julia Perrone
A partir de bolsas plásticas desechadas crearemos pequeños pliegos de un nuevo material de inmensas posibilidades artísticas y técnicas.

• Ritual de iniciación. Amor propio
A cargo de Cecilia Trila

Amor propio surge en pos de asumir un poder, una fuerza de autonomía, es un arma primero individual para devenir colectiva.

• Somos manada
En esta actividad todes quienes quieran formar parte de esta premisa serán invitados a tatuarse la frase “Amor Propio” como parte de un ritual de iniciación.
Más información:  https://www.instagram.com/amor.propio.x/
(Tatuaje a cargo de Blau Cecilia Blu)

• Montaje y estampa

A cargo de María Sol Tavernini
Realizaremos nuevos ensayos gráficos desde el montaje entre imagen y texto.
No es necesario tener conocimientos previos.

Sala B
Inauguración de la muestra Tinta fresca el 8 de agosto a las 18h
Del 8 al 14 de agosto.

Esta exposición reúne un grupo de tesis de grado de la orientación Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plara que, si bien son propuestas que se presentan como proyectos individuales, se ponen en acto de manera conjunta.

La tinta fresca es la condición potencial, la materia prima de una actividad – el grabado y arte impreso- que como disciplina del arte ostenta una cercanía histórica con los medios de comunicación impresos y por lo tanto con la ambigüedad de habitar el espacio del arte con dispositivos propios del universo de la comunicación.

Esta condición que distingue a la disciplina que nos ocupa ofrece, como bien da cuenta esta exposición, la posibilidad de interrogar a partir de las estrategias propias del arte, el universo de lo cotidiano desde sus modos de ser.

Es así que Natalia Granado Martínez y Sol Tavernini se sumergen en las contingencias del libro de artista. Un género que se reconoce en la línea conceptual y que interroga todo aquello que entendemos como libro. En el primer caso revisando al interior del relato las posibilidades formales y su trascendencia poética; y en el segundo quebrando sus lógicas de lectura para tensar hasta el borde del reconocimiento sus interpretaciones.

Paloma Tomás y Cecilia Trila reflexionan acerca de las identidades como constructos complejos. Atendiendo, por un lado, los vaivenes de la autobiografía en la metáfora de una configuración formal que no reniega de contradicciones. Y por otro, tensionando el rol de la piel como superficie simbólica en imágenes-cuerpos tatuados, con la mirada atenta a su dimensión colectiva.

En la misma línea, pero con materialidades diversas, Zaira Allaltuni, Juan Simonovich y Mariana Vecchiola expanden los alcances de la práctica hacia la indagación de sus circulaciones. A través del reconocimiento de nuevos roles para un heterogéneo reparto de actores, se representan cartografías, inventarios y acumulaciones que revisan las categorías de autor y producción colectiva del conocimiento.

Adhiriendo a esta perspectiva, Julia Perrone también revisa los usos y circulaciones de la producción plástica. Pero con la mirada puesta en los objetos estéticos, se propone una revisión de la categoría de obra de arte trastocando así el orden de componentes del hecho artístico.

Finalmente Ayelén Lamas Aragón y Martín Sensi proponen dos instalaciones que nos incluyen abiertamente como co-autores en el juego del sentido. La primera indagando en el universo de los billetes y su condición de impresos. Por lo que la invitación a imprimir, desarmar y reconstruir se plantea como acciones simples sobre la materia que interrogan un complejo universo simbólico. El segundo nos propone un escenario ficcional construido de pequeñas ruinas, de fragmentos que fueron parte del entorno cotidiano y que en en una nueva trama de extrañamiento crea una atmósfera que nos envuelve.

Si bien esta mirada rasante del conjunto pretende distinguir particularidades de los asuntos que cada una de las propuestas atiende, entendemos que estas prácticas artísticas contemporáneas se pronuncian desde su capacidad de producir conocimiento. Y con esto nos referimos a un “conocimiento, que es ante todo reconocimiento, imagen humana, signo estético de la distancia que media entre lo que somos y lo que quizá podríamos llegar a ser” (Jiménez, 1992, p. 223).

Producción de conocimiento como aquella disposición del arte de presentar una realidad, algo que antes no era visible. Una presentación que también es representación para alguien y a través de alguien. Un acto interpretativo determinado históricamente. (García & Belén, 2013)

Tinta fresca porque el fresco en la cara despierta. Porque en este despertar la materialidad de la tinta en su condición primigenia nos habla del momento de comenzar – cuando sabemos también que estas tesis simultáneamente están cerrando algo- . Porque desde una mirada donde el conocimiento se constituye de forma colectiva, y desde la especificidad de los campos, este grupo de jóvenes artistas profesionales revisan con perspectiva crítica la idea del arte como construcción ficcional de la realidad.

Lic. Guillermina Valent

Referencias
• Jimenez J. (1992) Imágenes del hombre: fundamentos de estética. Madrid:Tecnos.
• García S. & Belén P. ( 2013) Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística. Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos. Madrid: Editorial Académica Española.

Sala C
Inauguración: 8 de agosto a las 18h
Del 7 al 14 de agosto

Corralón es un proyecto que agrupa a profesionales del mosaico de distintas metodologías que confeccionarán una obra para esta exposición. Treinta miradas abordan la propuesta. El resultado se ensambla en un mosaico general, compuesto por treinta partes.

Curaduría: Gastón Cortés
Organización: F.Bekir, L. Faiad y M.López Osornio
Artistas: Domingo Alagia, María Inés Amado, Gastón Andreatta, Fernando Bekir, Cintia Besanzini, Carolina Cadelli, Inés Cademartori, Sabrina Calderín, Victoria Carboni, Gastón Cortés, Florencia Delucchi, Lorena Faiad, Sonia Fernández, Mercedes Garabano, Alicia García, Mariela Gatto, Marina Gatto, Guillermina Gómez, Rosana Guardia, Mariángeles López Osornio, Mercedes Mansilla, Jani Marcos, Mónica Mascheroni, Florencia Melo, Adriana Mufarregue, Gustavo Rafael, Paola San Juan, Claudia Soiget, Mariángeles Vicente y Liliana Waisman

Auditorio
20 y 21 de julio de 15:30 a 19h
Inscripción en: cursos@centrodearte.unlp.edu.ar

Dirigido a todo público
Requiere inscripción previa
No se necesita cámara fotográfica
Gratuito

Con la intención de generar un diálogo a través de la fotografía, Eleonora Ghioldi presenta, en el marco de su exposición Guerreras, un taller fotográfico de dos encuentros intensivos. La propuesta invita a generar un punto de encuentro con diferentes herramientas de diálogo para trabajar de manera colectiva la temática de género desde la imagen, proporcionando nuevas miradas a diversos temas.
Algunos de los interrogantes que se tratarán de responder serán: ¿cómo podemos utilizar testimonios visuales, escritos y orales como armas de denuncia? ¿cómo se diferencian los unos de los otros? ¿cómo abarcar temáticas de la denuncia sin caer en la re-victimización de les sujetes fotografiades?
El taller está  estructurado con algunos textos de lectura, proyecciones y discusiones sobre los proyectos artísticos de diferentes fotógrafes.
Este taller está dirigido a todes aquelles que tengan inquietudes fotográficas y deseen reflexionar desarrollando proyectos visuales personales.

 

Sala B
Inauguración de la exposición: 19 de julio a las 19h
Del 19 de julio al 4 de agosto

“Guerreras nació en 2011 cuando tres amigas me confiaron sus vivencias personales de violencia sexual. A estos relatos se sumaron otros donde el proyecto comenzó a crecer, a partir del boca en boca, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de voces y perspectivas posibles. Me permitieron fotografiarlas en sus casas, lo que generó retratos ambientales íntimos que capturan su individualidad, vulnerabilidad, dignidad y fortaleza.

A lo largo de mi trabajo, me ha quedado claro que, aunque esta violencia persiste en diferentes sociedades, el problema elude las generalizaciones debido a los matices presentes en cada situación. Las personas experimentan violencia de género en muchos niveles diferentes, desde el acoso callejero hasta la violencia más extrema, el feminicidio, pasando por todos los abanicos posibles de experiencias y relaciones, hasta inclusive esterilización forzada y terrorismo de estado. Así, abordé este proyecto como una observadora que compromete su sensibilidad y subjetividad hacia este tema.

A partir de la escucha y el contacto con cada una de las mujeres pude comprender lo que tiene de estructural la violencia de género y las diversas formas de manifestarse en la esfera social.

Sin identificar estas tendencias sistemáticas, nunca podremos avanzar. Para muchas de las mujeres es una realidad solitaria en unas sociedades que las silencian y vuelven difícil la sanación. Como mujer y artista salí transformada de este proceso. La experiencia compartida se traduce hoy en Guerreras. Con más de cincuenta imágenes y testimonios escritos y sonoros, este trabajo explora la realidad de las sobrevivientes.

Esta exposición es posible gracias a los relatos de estas valientes mujeres, que nos enseñan la importancia de no guardar silencio, de hacerle frente a todo y nunca darse por vencidas. Este proyecto les pertenece a ellas tanto como a mí, y me siento profundamente honrada de haberlas conocido y ser parte de esta lucha junto a ellas.”

Eleonora Ghioldi

Eleonora Ghioldi (Buenos Aires). Fotógrafa y artista visual. Desde las metodologías de la investigación social incorporando testimonios escritos, audios, videos, instalaciones y estadísticas y desde el trabajo de campo al teórico, sus proyectos abordan las problemáticas entre lo privado y lo público, con una mirada de género. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires. En 1994 emigró a los Estados Unidos donde continuó sus estudios, especializándose en fotografía, en la Universidad de California Los Angeles (UCLA Extension), Art Center College of Design at night y Pasadena City College. Desde 2018 vive en Argentina.
Hace más de siete años trabaja en un proyecto sobre violencia de género llamado Guerreras. Este proyecto fotográfico con más de cincuenta imágenes y testimonios contempla temas como violencia sexual, esterilización forzada, feminicidio y terrorismo de estado; y su relación con la desigualdad de género, capitalismo y globalización. Guerreras incluye quince entrevistas a profesionales expertos en la temática que brindan un marco teórico y reflexivo del problema, sus raíces y manifestaciones a un nivel social.
Su obra ha sido exhibida en numerosos museos y galerías, por nombras solo algunos: 777 Art Gallery, Los Ángeles; Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires; Exposición APA Traveling Award, Estados Unidos; Photo LA-Paul Kopeikin Gallery, Los Ángeles; Focus on Aids, Los Ángeles; Huckleberry Fund, Los Angeles; John Cleary Gallery Houston, Texas; AIPAD, Nueva York; Photo LA-Andrew Ward Gallery, Los Angeles; Museo Evita, Buenos Aires; Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires, entre otros.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado de interés para la promoción de los Derechos Humanos a la muestra fotográfica Guerreras de Eleonora Ghioldi, por su compromiso en visibilizar situaciones de desigualdad de la vida cotidiana entre varones y mujeres.

 

Vidriera
Taller para niñes de todas las edades (acompañades por un adulto)

En el marco de la exposición El río y Manuela de Fabio Risso, Mariela Vita presenta un taller que aproxima a les niñes a la experimentación con objetos utilizados en la producción de la muestra.
El taller propone encontrar la o las caras de las cosas, alterando también su utilidad para luego generar algún tipo de encuentro espontáneo entre los seres creados. Los materiales con los que se trabajarán serán objetos de uso cotidiano y de desecho que sirvan de ojo, nariz, lunar, ceja, oreja, boca, cuernos, etc.
Materiales con los que pueden asistir (no excluyente): tijera, cinta, pegamento, botones, lanas o hijos de colores, frascos, espátula, matamosca y latas.

Mariela Vita. Vive y trabaja en La Plata. Estudió Artes Plásticas y Diseño en Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente asiste a la Residencia de Formación y Creación del Teatro Argentino de La Plata (TACEC). En el 2018 obtuvo el premio estímulo del 82° Salón Nacional de Rosario otorgado por la Fundación Castagnino. En el 2018 también realizó el taller para niñes “Piel de Cartón” en el Centro de Arte de la UNLP y “Animal-Humano-árbol” en el espacio ArteBA para niñes. Asistió al taller de investigación “Jardín de las Delicias”, dictado por Malena Pizani y Laura Códega en 2016. Realizó clínica de obra con Tulio de Sagastizábal, Fabián Burgos y Sergio Bazán. Algunas de sus muestras individuales son: Un método inútil en el Centro Universitario de Arte (UNLP) en 2018; Espacio exterior, Montreal (Canadá) en 2015; Magnitud aparente, intervención en la Facultad de Ingeniería, Bienal de la UNLP en 2014; Un cielo que se desploma, Siberia, La Plata en 2014. Algunas de sus muestras colectivas: Microferia de Arte. Stand BÚM, Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Rosario, 2018; Algunas formas de lo posible, Centro Universitario de Arte (UNLP) en 2018; ArteBa Focus. Stand BÚM, CABA, 2017; Hora de dormir, Stand BÚM, La Plata en 2016.

Sala B

Inauguración: 29 de junio 18h
Del 29 de junio al 13 de julio

Esta exhibición de trabajos finales de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes (FBA) se realiza en el marco de las acciones desarrolladas por el Departamento de Plástica junto con las Coordinaciones de Egreso y Escritura Académica de la Secretaría Académica de la FBA. Las actividades emprendidas comprendieron la conformación de un equipo de acompañamiento de tesis cercano a les estudiantes y directores, y el trabajo en conjunto con el Taller de Producción Plástica, la última asignatura de la carrera.

La muestra es, a su vez, la primera experiencia de este tipo organizada entre el Departamento y el Centro de Arte de la UNLP, y se configura como el punto de partida para la puesta en funcionamiento de un programa que reúna las producciones artísticas de los graduades a través de una práctica profesional concreta. De manera que Fin,como su nombre lo indica, es el cierre de una etapa, pero también el motivo de un compromiso asumido con su formación que trasciende los límites de la enseñanza de grado.

• Crisálida. Sofía Canteli
Licenciatura en Pintura
Director: Gastón Bravo Almonacid
Co-director: Ariel Stivala

• Alumbrar la noche. Serie de los paisajes oscuros. Julia Dron
Licenciatura en Grabado y Arte Impreso
Director: Leonel Fernandez Pinola
Co-directora: Florencia Basso

• Cartografías de los propios pasos. Florencia Martinez Stoessel
Licenciatura en Grabado y Arte Impreso
Directora: Alicia Valente
Co-Directora: Nilda Rosemberg

• Erótica pudorosa de las superficies pintadas. Lázaro Olier
Licenciatura en Pintura
Director: Fernando Davis

• Expansivas. Catalina Oliva
Licenciatura en Escenografía
Directora: Eugenica Linares Solero

 

Vidriera Bicentenario
Inauguración de la exposición: 29 de junio 18h
Del 29 de junio al 10 de agosto

“De una u otra forma todo trabajo artístico tiene relación con el mundo objetual. En él se reflejan la creación e interpretación humana, y de esta manera, los parámetros entre los cuales se proyecta y desenvuelve el pensamiento y así, la comprensión del lugar en el que habitamos.
Aún en las ocasiones en que el arte se focaliza en la naturaleza, por exclusión o por separación, se sigue refiriendo al universo de imágenes y de formas creadas por los seres humanos. Ellas, de muchas maneras, están asociadas a cada comprensión de la existencia que se alcanza en un determinado momento y, en esa medida, siempre abanderan una metáfora potente sobre las conquistas y problemáticas en las que están envueltas, así como acerca de la intensidad propositiva que ha supuesto edificar en el planeta, mientras se conforman órdenes sociales y de todo tipo, entre aciertos y desaciertos.
Por la misma razón, la forma en que se articulan imágenes y objetos con fines expresivos siempre conlleva proposiciones valorativas o críticas con respecto al contexto al que pertenecen. Fragmentarlas y asociarlas dislocando los sistemas en los que cumplen funciones lógicas como lo hace Leonardo Damonte eleva contradicciones hacia estructuras y procedimientos que se han asentado como naturales sin serlo y en tanto se hace entender el mundo creado por la humanidad como tal. Es decir, como una posibilidad asociada a una circunstancia y no como un asunto irrefutable o permanente”.

María Iovino

Leonardo Damonte (Buenos Aires, 1978). Profesor superior en Artes Visuales. Participa en muestras colectivas desde 2004. En el año 2007 realizó su primera exposición individual en la Galería Sicart en Barcelona, España. En 2008, recibió el primer Premio Adquisición de la Bienal de Arte de Bahía Blanca. En 2009, obtuvo el tercer Premio en el 98° Salón Nacional de Artes Visuales. Nuevos soportes e instalaciones En 2013 ganó el premio Braque a las Artes Visuales en el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF)
Fue distinguido con importantes becas de capacitación y perfeccionamiento. Durante 2005 participó de la Beca Nacional para talleres del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del seminario Proyectos de arte Centro Cultural Ricardo Rojas (CCRR). En 2006 obtuvo la beca de Intercambio y Cooperación de la Secretaria de Cultura de la Nación. Fue seleccionado para participar en Intercampos III de la Fundación Telefónica. En 2008 participó de la Beca LIPAC organizado por el CCRR y la UBA; participó del programa Tec en arte III de la Fundación Telefónica. En 2011 ganó la Beca Nacional de Creación del FNA. Durante el segundo semestre de 2013 realizó la Beca de perfeccionamiento en la Cité lnternationale des Arts, París. En 2017 fue seleccionado para participar en la Beca Sala Taller del Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) en Montevideo, Uruguay. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas y públicas.